Метка: Театр

На Исторической сцене Большого театра труппа Мариинки показала балет «Дон Кихот»

Московский балет питерского разлива

На Исторической сцене Большого театра балетная труппа Мариинского в рамках обменных гастролей показала балет «Дон Кихот». Обменных гастролей у Мариинского театра с Большим не было 20 лет. А «Дон Кихот» из Санкт-Петербурга последний раз привозили в Москву еще в прошлом веке, в 1998 году. Тогда в нем блистала Диана Вишнёва. Теперь московские балетоманы смогли увидеть в этом балете другое поколение звезд Мариинки…

На Исторической сцене Большого театра труппа Мариинки показала балет «Дон Кихот»

Приезжать в Москву со своим «Дон Кихотом» — это все равно что в Тулу ехать со своим самоваром. Потому что это самый московский из классических балетов. Московский не только по праву рождения, но прежде всего по духу и эстетике. Редакция, идущая в Мариинском театре, — это один из редчайших случаев, когда классический балет переносился не из Петербурга в Москву, а наоборот — из Москвы в Питер. Но представить вместо, например, «Спящей красавицы», не шедшей в Большом уже несколько сезонов, именно этот спектакль на гастролях у питерского балетного руководства были свои резоны.

Балет, созданный на сцене московского Большого театра в 1869 году Мариусом Петипа, в 1871 году ставшим главным балетмейстером Санкт-Петербургского Большого (Каменного) театра, автор перенес на питерскую сцену, многое, однако, в нем поменяв. Балет больше 30 лет был хитом афиши, пока в 1902 году его неожиданно не сменила новая редакция, из той самой Москвы, куда до этого переносились питерские балеты. Скандал был грандиозный!

А виновником скандала оказался Александр Горский, тот самый балетмейстер, благодаря которому в Москве и начался процесс превращения провинциальной труппы, каковой был балет Большого театра в последней четверти XIX века, в то, что сейчас во всем мире знают под названием «Большой Балет». Именно этому увлеченному идеями Станиславского ученику Мариуса Петипа, посланному самодержцем русского балета в Москву для перенесения передовых столичных петербургских хитов и после того как тот перенес на сцену Большого балеты Петипа («Спящая красавица» и «Раймонда») и предстояло реформировать застывший в мертвых схемах классический танец Петипа. И начал он свою реформу как раз с «Дон Кихота». Ученик Петипа неожиданно «взбунтовался», переделав балет учителя почти до неузнаваемости.

Теперь балет назывался «Дон Кихот Ламанчский». Именно в редакции Горского возникли новые персонажи: Уличная танцовщица, Мерседес, Эспадо, а в сцене сна Дон Кихота — Амур. И вместе с ними такие нынешние шлягеры, как танцы Мерседес на столе, вариация Повелительницы дриад, а также знаменитый «Фанданго» в последнем акте на музыку Эдуарда Направника. Всего этого у Петипа в спектакле не было. Несмотря на использование музыки Минкуса и сценария Петипа, а также бережное сохранение всего лучшего, что было в старом спектакле, в московской постановке ошеломляло оформление Клодта, Головина и Коровина. Эти художники повели борьбу с устаревшими по письму декорациями и балетными костюмами, заменив их красочными, смелыми полотнами и театрализованными испанскими платьями.

При этом переносился из Москвы в Санкт-Петербург балет, снискавший славу «декадентского». Больше всего возмущались в Петербурге декорациями: «Они воображают, что их бесцеремонная мазня — декорация, что куски грязно-серого холста, выпачканные желтоватой и черной краской с рядом розоватых и красноватых клякс, рисуют великолепный парк и дворец герцога», — писали «Санкт-Петербургские ведомости». Ошеломляющие своей буйной красочностью декорации, в которых на сцену уже в первом действии врывалось яркое солнце, синие небо, белые паруса, не сохраненные в московской версии, и предъявил теперь Москве Петербург (реставрация декораций — Михаил Шишлянников).

Теперь пришла очередь поражаться москвичам, за прошедшее столетие отвыкших от этой композиционной буйности, про которую сам Коровин говорил, что в своих декорациях он стремился «петь красками». За прошедшее время в Москве сменилось множество постановок «Дон Кихота». В каких-то из них делались декорации по мотивам Коровина и Головина, но это далеко не то же самое, что увидеть декорации во всей их первозданности.

Хотя надо сказать, что за сто лет то, что тогда воспринималось одними революцией в живописи, а другими — декадентской мазней, сейчас кажется почти академизмом. И золотая осень в петербургском парке в сцене «Сна Дон Кихота» смотрится очень красиво и реалистично. Обращает на себя внимание в этой картине прелестная деталь — живые скульптуры, одна с лирой, другая с венком из цветов в руках и на голове — возможно, старинная деталь, оставшаяся от исторической постановки. И таких деталей в питерской редакции не счесть. Удивляешься… Вроде бы та же постановка Горского, что и в Москве, но как же они различаются!

Чтобы передать праздничную суету и различный характер своих персонажей, Горский упразднил в «Дон Кихоте» традиционную симметрию кордебалетных построений, сделав площадную толпу действительно толпой, а не построенным, словно солдаты в симметричные ряды, ансамблем танцовщиков. Вместе с Коровиным они одели эту толпу в яркие и совершенно разные костюмы. И питерцы эту пестроту, специально задуманную Горским и Коровиным, тоже сохранили. Странно, что сейчас именно она, проявляющаяся в разноцветных пачках дриад во «Сне Дон Кихота» или ярких цветовых гаммах пачек в сцене свадьбы, вызвала некоторое удивление и неприятие нынешних московских балетоманов.

Конечно, питерская версия, как и московская, не обошлась без множества наслоений советских лет. Например, созданные известным советским хореографом Ниной Анисимовой цыганский и восточный танцы. Последний, вставленный в сцену в кабачке, смотрится несколько нелепо. Карикатурно смотрится в нынешней мариинской версии и испанский танец «Фанданго», внесенный в постановку Горского Федором Лопуховым еще в 20-х годах прошлого века.

Солировавший в этом танце в костюме тореадора Антон Осетров был по-настоящему великолепен. Окончивший в 2021 году Вагановскую академию и работающий в труппе всего третий сезон, но уже исполнивший партии Студента в балете «Анюта» или Коррехидора в «Кармен-сюите», а также двойки-тройки в классических балетах, этот талантливый артист по своему экстерьеру, длинным ногам и красивой внешности будущий потенциальный принц питерской сцены.

Разумеется, на этих гастролях питерская труппа показала не всех артистов, которых бы хотелось увидеть москвичам. Так, оказавшись на больничном, не участвовал в гастролях лучший Базиль Мариинского театра Владимир Шкляров. Не было видно и таких артистов, как лауреат знаменитого московского конкурса 2022 года Никита Корнеев или отлично показавшийся на недавнем конкурсе «Гран-при Надежд» Михаил Портнов.  

Но те, что участвовали в гастролях, выступали на вполне достойном уровне. Тем не менее заунывные темпы музыки Минкуса в самом начале балета и постные, без блеска в глазах и улыбках на устах, лица мариинского кордебалета несколько обескураживали в «Сцене на площади». Но с появлением Эспадо все преображалось: темп значительно увеличивался, а в некоторых местах (например, в вариации Китри) в дальнейшем даже зашкаливал.  

Самым эффектным Эспадо в трех составах, что я видел, был Константин Зверев. После ухода со сцены Виталия Биктимирова в Москве таких тореадоров просто не осталось. Блестяще смотрелся в этой партии и Александр Сергеев. А вот ученик Цискаридзе Руслан Стенюшкин для этой партии пока зелен, но потенциал тореадора у этого артиста, несомненно, есть.

Что касается обожаемых публикой 32 фуэте, то тут поразила Надежда Батоева: вращаясь почти у самого задника, она не сошла с точки ни на один сантиметр — высший пилотаж! К сожалению, блистательную приму Мариинского театра Викторию Терёшкину при исполнении фуэте несколько «штормило»: несмотря на то что знаменитый покат на Исторической сцене в помощь мариинской труппе выровняли, видимо, сказывалось волнение. Что ж, бывает такое и у опытной балерины.

На волнение можно списать некоторые помарки в исполнении партии Повелительницы дриад и у Анастасии Лукиной. А вот Мария Илюшкина в этой же партии была намного привлекательней. Что же касается Китри Виктории Терёшкиной, то, несмотря на сбои в фуэте, в этой партии прима Мариинского театра была самой неотразимой из представленных на гастролях балерин: обаятельной, вздорной, что называется, «с характером». Суперзажигательной Китри со взрывным темпераментом была в последний день гастролей и Рената Шакирова. Но вот взаимодействие в дуэте со своим Базилем (Кимин Ким) выглядело у нее не таким ярким.  

Кимин Ким хоть и приехал на гастроли в Москву с гастролей в Корее, где он национальный герой и мегазвезда, уставшим, в партии Базиля поражал зрителей своей виртуозностью, технической оснащенностью, воздушными шпагатами и завораживающими позировками. Публика при виде этого артиста во время па-де-де буквально визжала от восторга, особенно присутствующие здесь молодые кореянки.

Не хуже Кимина Кима показался в партии Базиля на гастролях и Тимур Аскеров. А по своей актерской органике даже превзошел его. В дуэте этого танцовщика с Викторией Терёшкиной возникала удивительная «химия»: Аскеров был не просто отличным партнером, но, казалось, чувствовал свою Китри с полувзгляда и полувздоха. А помимо убедительной игры он демонстрировал на сцене хоть и не такую изощренную, как у Кимина Кима, но такую же великолепную и чистую, без помарок, технику.

Источник: www.mk.ru

Театр армии меняет курс: поиски новых форм взаимодействия со зрителем

Объявлены планы на юбилейный сезон

Перемены в российской армии отразились и на ее подведомственном театре. Нет, руководство осталось прежним, зато формат существования армейского театра радикально меняется. Об этом сообщило руководство, озвучивая планы на 95-й юбилейный сезон.

Театр армии меняет курс: поиски новых форм взаимодействия со зрителем

Новый сезон еще не начался, а планы уже сверстаны. В пресс-конференции, на которой они и были озвучены, участвовали главный режиссер Театра Российской армии Александр Лазарев, директор Милена Авимская, директор киностудии «ВоенФильм» Игорь Угольников, артисты театра Ольга Богданова и Тимур Еремеев.

Перво-наперво было сказано, что театр ищет новые формы взаимодействия со зрителем, в связи с чем с сентября двери театра для всех желающих будут открыты не только вечером, но и днем — с полудня. Начнет работу клуб друзей театра. А также планируется проводить выставки, мастер-классы — в общем, армейцы активно перенимают у других театров их формат.

Сильно поменяла вектор репертуарная политика: ставка сделана на исторические, музыкальные и патриотические премьеры. Среди них легендарный водевиль «Давным-давно» в постановке Алексея Попова для Большой сцены. Это визитная карточка театра, и, как рассказал Александр Лазарев: «Этот спектакль берегли, но на некоторое время он прекратил существование. Мы считаем, это неправильно, такой спектакль должен обязательно быть на сцене Театра Российской армии».

Сам Александр Лазарев готовит ни много ни мало — полотно «Мастер и Маргарита» под названием «Роман». Надо сказать, что свою актерскую карьеру главреж начинал именно здесь, служа в армейской роте театра.

— Это время мне очень помогло узнать театр со всех сторон — изнутри и снаружи. С того времени у меня остались невероятная любовь и уважение к этому дому.

Премьера по роману Булгакова намечена на январь. Планируется участие всей труппы, но не исключено и приглашение артистов со стороны. В частности, на пресс-конференции прозвучали имена двух знаковых Александров — Балуева и Домогарова. Кстати, оба также проходили срочную службу в рядах Театра Российской армии.

Среди новых постановок — «Завтра была война» и «Сто дней без войны». К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Игорь Угольников поставит «Суд народов», посвященный Нюрнбергскому процессу. А к столетию Зои Космодемьянской приурочат премьеру «Девочки». Уникальный проект — «Святая Анна», премьера которого состоится сразу в двух столицах и посвящена истории полярников.

Напомню, что Театр армии был образован из фронтовой бригады артистов и ведет свою историю с 1930 года. Его Большая сцена является одной из самых больших драматических площадок мира: здесь есть танковый въезд, два сценических круга, а зал вмещает полторы тысячи зрителей. Главными режиссерами театра в разное время были Алексей Попов, Юрий Завадский, Андрей Попов, Александр Дунаев, Юрий Еремин, Ростислав Горяев, Леонид Хейфец, Борис Морозов.

Источник: www.mk.ru

Тартюф в спектакле Марчелли появился в коротких провинциальных штанишках

В Театре Моссовета Мольера отправили на дискотеку наступать на пластиковые стаканы

В Театре Моссовета в камерном пространстве сцены «Под крышей» Евгений Марчелли поставил одну из самых популярных пьес Мольера «Тартюф, или Обманщик». Придумал новый жанр — «Трагифарс. Кино». Можно гадать, что бы это значило. Кадры-вспышки? Стоп! Снято! К кинематографу увиденное явно отношения не имеет. 

Тартюф в спектакле Марчелли появился в коротких провинциальных штанишках

Пьеса Мольера написана в 1664 году. У нее богатая сценическая история, экранизации идут аж от Мурнау, с времен немого кино. Существует множество переводов, в том числе и на русский язык. Сколько  было разговоров о том, что все они, включая Лозинского, изрядно  устарели и непонятны современному читателю и зрителю. Но текст пьесы прекрасен – перечитайте. 

Евгений Марчелли перешел на язык прозы, обратившись к переводу Федюкина, сделанному не вчера. «Онегина» теперь тоже экранизируют не в стихах, вспомним недавние киноопусы Сарика Андреасяна и Виктора Тихомирова. Как показывает практика, возможно все, если это талантливо. Мольера и Пушкина не задушишь, не убьешь никакими трактовками.  «Тартюф» и сегодня живее всех живых. Звучит свежо и современно.

Главную роль в спектакле Марчелли исполнил Виталий Кищенко. Вместе они работал  в «Тильзит-театре» и ярославском Театре им. Федора Волкова. Кищенко сыграл у Марчелли  шекспировского Отелло, Жана в «Фрекен Жюли», чеховского Платонова, принесшего ему  «Золотую маску». Они понимают друг друга. 

Как-то во время съемок «Анны Карениной» Карена Шахназарова на «Мосфильме», когда еще имена исполнителей держались в строжайшей тайне, довелось случайно встретить в павильоне Виталия Кищенко в костюме и гриме. Никаких сомнений не было в том, что он сыграет Алексея Каренина. Попадание было безошибочным. 

Если бы довелось невзначай встретить его теперь в кулисах, то точно бы в голову не пришло, что это не герой очередного сериала про маньяка, а Тартюф. Изначально его должен был играть и Александр Домогаров. Он даже начинал репетировать, но в итоге из-за разногласий с худруком Марчелли покинул театр. Остался один Тартюф.

Виталий Кищенко появляется в коротких брюках, карикатурно натянутых под самую грудь, сообразно советской провинциальной «моде», хотя мы не в СССР. Невзрачная рубашка с коротким рукавом наглухо застегнута. Нелепее существа не придумаешь, тем более если это Тартюф. На его лице – печать сладострастия пакостника и душителя детей. 

Почва для появления мнимого святоши уже подготовлена. Начало придумано эффектное. Госпожа Пернель – Ольга Остроумова – с ужасом смотрит на беснующуюся в доме ее сына Оргона молодежь. Смотрит долго, молча, в упор. Пауза становится опасной, но Остроумова ее выдерживает. Пестрая и шумная толпа ведет себя как на дискотеке. Так что не поймешь, какое, милые, у нас тысячелетье  на дворе  Одеты все  как на карнавале – ярко и  пестро. Единого стиля нет. Смесь эпох. В дальнейшем будет преобладать пижамный стиль. Наверное, для большей доверительности и интимности. Сценография и костюмы Анастасии Бугаевой рождают вопросы.

Все происходит словно на подиуме, по обе стороны которого сидят зрители. Он усыпан новогодней мишурой, одноразовыми стаканчиками, детскими игрушками. Случайно наступишь – запищат. 

Среди танцующих в дискотечном сиянии – и молодая жена Оргона, красавица Эльмира. Ее играет  Дарья Балабанова – способная актриса, восходящая кинозвезда, снявшаяся в  «Караморе» и «Здоровом человеке». Она тут одна из немногих, кто окончательно не потерял разум. Именно с ее появлением в доме Оргона, по замыслу Евгения Марчелли, возникает ощущение постоянного праздника.  

Казалось бы, раз использован такой прием, то должно быть современно, а получается ровно наоборот – старомодно. Госпожа Пернель разразится гневной тирадой. Тартюфа праведного на них нет. После этого Ольга Остроумова появится только на миг. Мы услышим ее голос где-то за сценой. Останется ощущение недосказанности при многообещающем начале. 

Оргона Валерий Яременко играет слишком жирно и громко, особенно для малой сцены. Одет он в современный деловой костюм. Чем занимается? Непонятно. Чем-то… в свободное от Тартюфа время. Он упертый глупец, которого одурманил лицемерный святоша. Нет никакой внутренней мотивации в его поведении в предлагаемой нам трактовке. И почему ему так важно породниться с Тартюфом, раз он готов отдать на заклание собственную дочь? 

Тартюф в спектакле Марчелли появился в коротких провинциальных штанишках

Дочь Оргона Мариана (Екатерина Девкина) – современная девица, которая тоже зачем-то кричит, появляется в демонстративно непринужденной одежде, подчеркивающей ее  формы и выбивающейся из общего ряда даже во всеобщем балагане. Такое ощущение, что актриса в ней чувствует себя неловко. Отец намерен отдать Мариану в жены Тартюфу и возражений не терпит. Эльмира пытается воздействовать на супруга, готова разыграть перед влюбленным или мнимо влюбленным в нее Тартюфом сцену признания в ответной любви, чтобы вывести его на чистую воду. 

На Эльмире атласная сорочка, какие прежде надевали на ночь, а теперь они успешно заменяют повседневную одежду.  Прикосновение к Тартюфу вызывает у Эльмиры рвотный рефлекс. Она вновь и вновь разыгрывает сцену признания в любви,  чтобы все было аккуратно и без рвоты. Энтузиазма у публики многократные повторы не вызывают. 

Ближе к финалу Эльмира ляжет на сервированный стол, напоминая то ли покойницу, то ли самое лакомое блюдо. Где стол был яств, там гроб стоит… 

В бытность в Ярославле и Тильзите Евгению Марчелли неожиданное прочтение классики давалось естественно и виртуозно, не вызывало столько вопросов… В его работах был столичный блеск, сменившийся на провинциальность.  

Источник: www.mk.ru

Театральный гуру Анатолий Васильев проводит «горький» эксперимент: опыт чудаков и варваров

Знаменитый режиссер противопоставил этюды молодых тому, что давно не устраивает его в современном театре

В «Электротеатре Станиславский» идут показы лаборатории «Варвары» Анатолия Васильева. В былые времена это стало бы большим событием. Теперь к глубокому погружению в профессию не каждый готов. «Горький. Опыт: Чудаки» — так называется четырехчасовой спектакль без жесткой фиксации, в котором участвуют действительно чудаки, пытающиеся освоить текст — именно текст — не самой популярной пьесы Максима Горького.

Театральный гуру Анатолий Васильев проводит «горький» эксперимент: опыт чудаков и варваров

В фойе театра открыта выставка фотохудожника Андрея Безукладникова «Эхо андеграунда. Из жизни нонсенсориков» (у худрука «Электротеатра Станиславский» был оперный сериал «Нонсенсорики Дримса»). На ней представлены черно-белые фотографии, на которых запечатлены представители андеграунда 80–90-х, так называемые неформалы, выступавшие на самых неожиданных площадках. Среди них — театральный гуру Анатолий Васильев, молодежь, толпящаяся у входа в подвал, где в конце 1980-х шел его спектакль «Шесть персонажей в поисках автора», на который невозможно было попасть, но все как-то правдами и неправдами пробирались и были счастливы. Стремление постичь суть актерской профессии непостижимым васильевским способом не знало границ. С тех пор жизнь резко поменялась. Многое рождается на ходу, идет по верхам.

Лаборатория «Варвары» под руководством Анатолия Васильева возникла на кафедре лабораторных исследований теории и техник театра в Московском международном университете. Представлять публике рожденный там проект «Горький. Опыт: Чудаки» (вечер этюдов по пьесе Горького «Чудаки») — дело рискованное, ведь по сути это учебный опыт.

Перед началом четырехчасового эксперимента к зрителям выходит Анатолий Васильев, чтобы прояснить важные моменты. Он рассказывает о Станиславском и его этюдном методе, его ученице Марии Кнебель, у которой сам учился. Пьесу Горького «Чудаки», написанную в 1910 году, он считает не самой лучшей у автора, но это и хорошо для лабораторного исследования: можно читать с чистого листа.

При этом текст Горького звучит современно: «Русский — не любит верить, вера — обязывает. Русский любит подчиняться обстоятельствам — он лентяй. Мы любим сказать: ничего не поделаешь, против рожна не попрешь… Мы живем шесть месяцев в году… а остальные полгода мечтаем на печке о хороших днях… о будущем, которого не будет для нас…»; «Нам, русским, пора бы посмотреть серьезно на наше положение в Европе… Никогда еще Россия не стояла в такой безнадежной, в такой опасной позиции»; «Тоска? Это наша историческая подруга, а стыд — ты, брат, выдумал. Фантазия! Когда же мы стыдились?»

Васильев говорил о свободном исследовании параллельно авторскому тексту, где речевой текст импровизируется, а текст действия — строго соблюдается. «Техника этюда не предполагает публичности, но попробуем. Надо рисковать. Способом свободного, стихийного, фонтанного сочинения театрального действия противостоять тому, что меня уже давно не устраивает в современном театре. Я активно предлагаю ничто тому, что чем-то является. Я активно предлагаю ничто, но подлинное ничто видимости чего-то. Я благодарю актеров, которые пошли за мной, которые верят, что это действительно акт возможный».

На сцене, располагающейся между двумя партерами А и В, нет никаких палисадников и сосен, предписанных Горьким, — только стулья, на которых сидят напротив друг друга двумя рядами молодые актеры: Екатерина Андреева, Мария Беляева, Дарья Далия, Иван Котик, Антон Лукин, Александра Милькис, Стася Негинская, Глеб Пирятинский, Денис Прутов, Янина Третьякова, Павел Шумский.

Молчат долго, пытаясь сосредоточиться и установить контакт. Как назло, зрители роняют телефоны, переговариваются, и в тишине слышен каждый шорох. Наконец начинаются «сцены», как обозначил жанр Анатолий Васильев.

Жесткой формы нет. Есть набросок, этюд, который завтра уже не повторится. Актеры импровизируют. Кто-то чувствует интонацию Васильева, кто-то нет, продолжая привычно наигрывать, демонстрируя наглядно, что такое в театре «всплескивать руками».

Васильеву всегда важны процесс, незавершенность, отсутствие конца. У актеров есть возможность сыграть любых персонажей, нарушая очередность.

Потехин и Мастаков разговаривают: «Умрет он». — «Вероятно. И ты умрешь, со временем». — «Ну, мы с тобой не скоро. А он — скоро. Молодому неприятно умирать». — «Кажется, я уже слышал однажды этот афоризм». — «Особенно неприятно умирать… оставляя невесту…»

Диалоги перекрестные, через всю сцену, пока актеры сидят по разные стороны, потом они выходят в центр. У кого-то они складываются, вовлекая зрителя в разговор, у кого-то нет.

«Звук мы слышим, цвет мы видим, действие же относится к внутреннему и невидимому, и каждый лично, индивидуально, как будто по секрету находит себя действующим, — декларирует Анатолий Васильев. — Но если с ним это чудо случается, он может про себя сказать: я человек драматического театра. И все те опыты, которые мы проводим, посвящены этому феномену действия, который является предметом искусства драматического театра».

Источник: www.mk.ru

В Театре Вахтангова щедро показали Пушкина

«Повести Белкина» сыграли во всех временах года

Еще одна премьера по Пушкину, 225 лет которого страна широко отметит через пару месяцев, состоялась в Москве — в Театре Вахтангова. Однако «Повести Пушкина», поставленные главным режиссером театра Анатолием Шульевым по «Повестям Белкина», можно сказать, сделаны и в честь, и во славу Солнца русской поэзии. С премьерного показа — обозреватель «МК». 

В Театре Вахтангова щедро показали Пушкина

На чёрном занавесе, который не раздвинется, а уплывет вверх, чуть выше центра светящимися буквами простого шрифта написано — «Повести». Их будет четыре из пяти, как четыре времени года, которые за три часа сменятся на Исторической сцене. И не условно, а во всей природной красе, с щедростью, так присущей пушкинской прозе — энергичной, лаконичной, богатой на образы, в свою очередь рождающие чувства различного свойства. Но чувства, которые пробуждают разум  ото сна. 

В Театре Вахтангова щедро показали Пушкина

Шульев, который в прошлом сезоне отметился более чем успешным «Амадеем» с Гуськовым и Добронравова в главных ролях, свой пушкинский эпос начал почему-то с последней повести — «Барышня-крестьянка» и с пестрого лета. Масштаб постановки заявлен с первой же картиной — открытая, точно распахнутая сцена с неровным и разно уровневым ландшафтом, три мощных ствола вековых сосен, чьи кроны скрываются где-то под колосниками, играющие светом рассветы, сменяемые закатами… Открывшейся картинке не хватает разве что хора девушек из оперы «Евгений Онегин»: «Девушки, красавицы, подруженьки…». Средь трёх сосен бурно «младая жизнь кипит» сентиментальным сюжетом «Барышни-крестьянки», которой Пушкин, кстати, заканчивает повести ничем особо неприметного Ивана Петровича Белкина, являющегося литературной маской. Но у Шульева тут свой расклад, и логика его пасьянса становится понятна по мере того, как развивается  действие, а одно время года эффектно сменяет другое. 

В Театре Вахтангова щедро показали Пушкина

«Барышней-крестьянкой» заявлен и жанр постановки — вполне себе реалистичный (натуральные сарафаны девушек, пальба из ружей и пистолетов в руках помещиков да господ офицеров, щебет птиц пробудившегося леса и так далее). К такому столичный зритель сегодня настроен будет скептически, не обнаружив в нем каких-то новых или радикальных смыслов. Но, во-первых, надо спасибо сказать молодому главрежу Вахтанговского, что не загрузил бедного Пушкина тем, чего в нем не было заложено на момент создания повестей в 1830 году, а оставил прозрачность и чистоту историй, передав их исключительно театральными средствами. Что, и это во-вторых, открывает красоту самого литературного произведения, сделал его живым, сегодняшним, несмотря на все реалии прошлого, существующие в них — от социальных сословий до отдельных слов, теперь не входящих в словарь современного человека. 

Но важная поправка — Анатолий Шульев все же ученик Римаса Туминаса. И будучи хорошим учеником Мастера он, оттолкнувшись от первого сентиментального сюжета, в следующих повестях обязательно произведёт слом реальной картины. Причём вдруг, внезапно, взяв в заговорщики себе все выразительные средства — резкие для остроты моменты световые переходы (Александр Матвеев), музыку (Полина Шульев) и, разумеется сценографию Максима Обрезкова, чья фантазия больше и богаче любых технических ухищрений современного театра. 

Во всяком случае счастливо завершившуюся летнюю историю любви первой повести буквально сдувает осенний листопад, налетевший с ветром и принёсший с собой «Выстрел». Тревога, сменившая озорную безмятежность «Барышни-крестьянки», будет постепенно набирать напряжения вокруг загадочной фигуры Сильвио, пока вдруг не перейдёт в отчаянный короткий танец офицеров, погруженный в приглушённый красный свет. И мизансцена так же быстро вернётся в спокойную исходную точку. 

Надо признать, что слом реальности исходит и от игры. В «Выстреле» — от исполнителя роли Сильвио — Александра Горбатова. Он и своей фактурой (высок, статен, глуховатый странный голос) выделяется на фоне остальных, и игрой, как будто жёсткой, ломкой, но магнетичной, во многом он соответствует представлению о пушкинском персонаже. Не случайно, именно после «Выстрела», завершающего первый акт, на сцену, как подрубленное, не падает, а буквально обрушивается одно из деревьев. Падая с грохотом, точно в рапиде, с характерным скрипом разламывающейся от собственной тяжести  древесины, оно разделит сцену на две части, став в акте втором стенографической метафорой. Метафорой потерянных, изменившихся, и не всегда в лучшую сторону, судеб героев других повестей. В отличие от так счастливо соединившихся влюблённых только в «Барышне-крестьянке».

В Театре Вахтангова щедро показали Пушкина3

Потери, разлука, случай и его игра людьми, как мячиком, рождают тот самый слом, который неизбежен в жизни каждого. Самый яркий произойдёт в «Метели», начало которой один в один рождественская открытка: благополучное семейство Гаврилы Гавриловича (Юрий Шлыков) с мирным укладом сельской жизни, обильно посыпаемого мягко и беспрестанной падающим снегом. Здесь счастлив даже кучер Тимошка. Скульптурность этой и других групповых сцен — явный поклон в сторону Туминаса, научившего Шульева выразительности пластического языка. И романтизация  планируемого тайного венчания Марии Гавриловны с Владимиром, и обаятельно-снежное, как детская игра, признание в любви вдруг опять опрокинется в мистическую картину венчания с незнакомым повесой, так похожую на страшный сон. Здесь режиссёр в одной сцене смонтирует две: страшный сон переходит в реальный рассказ о произошедшем с бедной Машей. И сыграна она чудесной Полиной Рафеевой в партнёрстве с Дмитрием Соломыкиным без видимых границ яви и сна. 

В своём спектакле Анатолий Шульев занял в основном актеров последнего поколения вахтанговской труппы, но чтобы те не чувствовали себя уж совсем щенками, брошенными в воду, укрепил корифеями и опытными артистами — Юрием Шлыковым, Александром Рыщенковым, Анной Антоновой — у них построенные на деталях обаятельные характерные образы. А Александр Рыщенков в заключительной повести «Станционный смотритель» предстал ещё и трогательным маленьким человеком Самсоном Выриным. 

В Театре Вахтангова щедро показали Пушкина

В роли Ивана Петровича Белкина (в спектакле он назван человеком дороги) — Валерией Ушаков, и это единственный персонаж, проходящий через все повести и активно в них занятый на многих ролях. Игра Ушакова, актера музыкального, плотно занятого в репертуаре, нарочито неброская, но не лишенная иронии: ведь он на подаче и от него во многом зависит, как пойдёт игра, которую он начинает пушкинским стихом, стоя перед чёрным занавесом. И стихом же заканчивает — про младую жизнь, которая будет расти. Вопреки всему и всем смертям назло. 

Источник: www.mk.ru

Александр Семчев стал директором театра

Популярный артист Александр Семчев, которому на днях указом президента присвоено звание народного России, примерил на себя роль реального человека, живущего среди нас. И этот человек приехал в Москву, чтобы посмотреть, как он выглядит в исполнении Семчева. Уникальный опыт Константина Богомолова — «Голоса страны» — открывает новую страницу отечественного документального театра. 

Александр Семчев стал директором театра0

Да, именно так это происходит: не к звезде какой-нибудь, известному блогеру/стримеру, инстасамке и прочим бездельникам, а обыкновенным людям, живущим среди нас, приезжает маленькая творческая группа в составе драматурга, режиссера и фотографа. Человек рассказывает им историю своей жизни, и на ее основе команда создаёт спектакль. Точнее, моноспектакль. Одного из таких героев, которые, разумеется, героями себя не считают, нашли в маленьком городке Буинске, что в 200 км от Казани. Его зовут Раиль Садриев. 

Историк по образованию, серьезно исследующий путь Христа, а в 90-е занимавшийся бизнесом, совершил невероятный кульбит — в родном Буинске, где всего то 19 тысяч жителей, построил театр. Настоящий — с труппой в 22 человека, с залом на 400 мест, со всеми полагающимися цехами и службами. И до него в Буинске, надо сказать, развивалось театральное дело, но современный театр построил именно он, Раиль Садриев. Личность яркая, темпераментная, ничего удивительного в том, что в конце концов он сам вышел на сцену в своём театре и сразу сыграл моноспектакль «Дервиш». Чуть больше часа он один на своей энергетике держит зал. И что бы вы думали — эта его работа попала в шорт-лист национальной театральной премии «Золотая маска». У него, любителя, серьёзные конкуренты в лице, в том числе, и столичных театров. Вот какие люди становятся сегодня героями современной драматургии. А его жизнь, полную приключений, теперь играет Александр Семчев.

Раиль — один из последних героев проекта «Голоса страны». Александра Ребёнок уже представила специалиста по этикету, Александра Урсуляк была пенсионеркой, когда-то работавшей инженером по охране труда. Анастасия Светлова говорила от имени жены водителя мусоровоза из Новосибирска, а Игорь Миркурбанов — от имени врача. 

Источник: www.mk.ru

Искусственные артисты играют для искусственных зрителей

В День театра «МК» вспомнил профессии, которых больше нет

Сегодня Международный день театра. 63 года назад делегаты IX конгресса Международного института театра (МИТ) решили, что именно 27 марта мир начнет отмечать День театра. И с того самого времени этот день считается профессиональным праздником всех, кто причастен к театру.

А театр в России, как известно, больше чем театр.

Искусственные артисты играют для искусственных зрителей0

Иногда он кажется мне каким-то живым существом. И даже не важно, какого он размера, а важно то, что способен он на все: приласкать, обмануть (а мы-то и рады обманываться), искусить, заворожить, заразить. Но может и поглотить, проглотить, выплюнуть, обсосав все косточки, не подавившись ни разу. Мистическое существо, которое, с одной стороны, состоит из обычных, казалось бы, самых простых материальных вещей, но находятся люди, которые эти обычные вещи умеют наделять особыми качествами, даже волшебными.

Они умеют сценическую ложь, которая на сцене кругом, сплошь и рядом, превращать в художественную правду. Иными словами, творить нас возвышающий обман, а это, согласитесь, надо уметь… Поэтому к театральному празднику причастны все — от рабочего сцены (монтировщик) до артиста, режиссера, директора. Ибо, как сказал в конце ХIХ века Константин Станиславский, «поэт, артист, художник, портной, рабочий служат одной цели, поставленной поэтом в основу пьесы», тем самым сформулировав один из основных принципов устройства нового театра.

Все они, надо сказать, были причастны и тогда, когда никакого Международного дня театра и назначившего его Института театра не существовало. Когда были профессии, которых теперь и в помине нет, — они вымерли, как динозавры. Или которые постепенно уходят, уступая место другим, рожденным или усовершенствованным техническим прогрессом. Тем не менее свой след в истории театра и его строительстве они оставили, хотя и перешли в разряд старины глубокой.

Искусственные артисты играют для искусственных зрителей1

Ламповщик между нимфами и богами

Известно ли вам, дорогие почитатели и любители театра, что когда-то в театре были такие профессии, как драпировщики (изготавливали гардины, шторы и прочие мягкие изделия, которыми декорировали окна, двери, стены, потолки, шили одежду сцены), шумовики (имитировали за сценой гнев богов, гром небесный, а также гром военных побед или поражений) и ламповщики. В обязанности последних входило засветить лампы и сальные свечи, которые по большей части в провинциальных театрах горели за кулисами. Ламповщики изредка огромными щипцами снимали со свечей нагар, а за недостатком инструмента — пальцами. А вне своих ламповых обязанностей бегали за водкой и передавали артисткам любовные записки.

В середине ХIХ века можно прочесть о представителях этой профессии буквально следующее: «Во время представления «Олимпа» ламповщик среди самой волшебной сцены, между нимфами и богами, хотя нетвердой, но бестрепетной ногой перешел по сцене, остановился перед кулисою, бросил взгляд сожаления на публику и преспокойно начал снимать нагар со свеч». И только рука антрепренера, протянутая из кулис, схватила его за волосы и невежливо уволокла со сцены.

Однако ламповщики в 1863 году стали жертвой технического прогресса, когда в Императорском Большом театре масляное ламповое освещение заменили на газовое, установили газовые горелки, работавшие на сжатом переносном газу.

— Так профессия ламповщика, отвечавшего за масляные лампы, канула в Лету, — говорит главный редактор журнала «Сцена» Дмитрий Родионов. — Но когда в 80-х годах позапрошлого века газовое освещение заменили на электрическое, исчезли и газовщики. А уже в наше время исчезли профессии сеточников, то есть мастеров по плетению театральной сетки. Может быть, их остались единицы, но только в больших театрах.

Среди исчезающих профессий оказались цветочницы — мастерицы, которые делали искусственные цветы и украшения из них, бутоньерки и прочий цветочный изыск. На грани исчезновения профессия художника-декоратора. И единицы владеют искусством шить балетные пачки. Их называют пачечницами.

А какие изменения претерпел административный корпус театра, проще говоря, дирекция. Так, дирекции императорских театров, при которой находились (внимание!) чиновники особых поручений, подчинялись две конторы — санкт-петербургская и московская, и каждая из них имела своего управляющего. Теперь чиновников особых поручений в театрах мы не наблюдаем, а управляющие сменили название, став заместителями директоров, менеджерами.

— Не стало делопроизводителей, экзекуторов, архитекторов, заведующего экипажным отделением, относившихся к хозяйственному отделению императорских театров, — продолжает Дмитрий Родионов. — Кстати, экипажные отделения имелись только в петербургских театрах. В императорских еще числились свои полицмейстеры, по одному в Мариинском, Александринском, Михайловском в Петербурге, по одному в Большом и Малом в Москве. Соответственно все они также исчезли с театрального горизонта. Правда, должность архитектора сохранялась в Большом театре вплоть до 1990-х годов.

Почти исчезли и хлопальщики, которых позже стали называть клакерами. Это, конечно, не профессия, а род занятий людей, которых нанимали в финале спектакля устраивать аплодисментами «настоящий Содом». Дело это было небескорыстное: мальчишек-хлопальщиков бесплатно пускали на галерку.

Это одна из тех обязанностей, которые можно переносить, но не любить

А как не вспомнить суфлеров, которых еще до недавнего времени позволяли себе иметь в штате многие крупные столичные театры. А профессия удивительная, на эту должность не принимали кого попало. Вообще, кто думает, что любой сидящий в будке мог подсказывать текст, глубоко заблуждается. В старинном театре от суфлера зависело многое, если не всё. По негласной инструкции XIX века суфлер обязан был иметь: хорошее развитие, знание языка, хорошие память, зрение и слух, сильный и звучный голос, ясное произношение и… находчивость. Но чем он должен был владеть в первую очередь, так это искусством подавать звук и подсказывать текст. Но как? Мастерски, чтобы до первых рядов не долетело ни единой подсказки, ни единого звука. Виртуозы своего дела добивались специфического сдавленного, но четкого звука, который способны были извлечь из себя лишь чревовещатели в цирке.

А вот иностранцев в суфлеры брали неохотно. И понятно почему: отечественные подмостки помнят случай, как один суфлер, поляк по происхождению, на спектакле «Ревизор», подсказывая артисту, вместо фразы «Держиморда пьян» произнес «Держиморда пан».

Первоклассный суфлер не только текст господам артистам подавал, но мог выкрутиться из любого положения, лишь бы прикрыть актерские промахи, чужую забывчивость на сцене. История оставила нам фамилии легендарных русских суфлеров: Новицкий, Ананьев. Они, узнав, к примеру, что актер N по какой-то причине не явился на спектакль, на ходу могли так переделать и провести сцену, что другие актеры, участвовавшие в ней, даже не замечали отсутствия партнера, среди них не возникало никакого замешательства.

Но положение царя и бога сцены (так порой величали суфлера в театре) имело свои минусы. И связаны они в первую очередь были не столько с дурными характерами премьеров и премьерш, сколько с рабочим местом суфлера. Будка, что живописной раковиной возвышалась над сценой, имела одну красивую видимость. Но то, что скрыто было от посторонних глаз, вызывало если не содрогание, то сочувствие. Внизу под сценой устанавливалось сиденье, оно не было защищено от холодов, сквозняков, пыли. Прижимистые антрепренеры экономили на отоплении помещений, и можно только представить, какой холод царил зимой под сценой. А летом если играли на открытом воздухе, то для суфлера просто выкапывали яму, не утруждая себя ни укреплением стен, ни установкой настила для ног. И если шел дождь, то суфлеру приходилось нередко оказываться по колено в воде, и, как писал пронырливый репортер, бедолага «вынужден был часто переодеваться в сухое платье».

«Это одна из тех обязанностей, которые можно переносить, но не любить» — в приступе дурной правды признавался суфлер позапрошлого века. Может быть, и по этой причине труд суфлера высоко ценился — от 100 до 150 рублей в месяц, что при покупательной способности рубля до революции считалось очень даже прилично: килограмм говядины стоил 47 копеек.

Сегодня суфлерские будки сохранились в трех академических театрах Москвы: Большом, Малом и МХТ им. Чехова со штатом суфлеров в каждом. Больше всего их в Малом — шесть, три в Художественном и два в Большом. И все же, насколько сегодня эта профессия востребована в театре или без нее легко можно обойтись?

— Суфлеры в театре нужны, — считает актер Малого театра Александр Белый. — У них много работы: ведь они присутствуют не только на спектаклях, но и обязательно на всех репетициях. Они следят за текстом, тут же по ходу вносят правки, расставляют ударения, могут указать молодым артистам, где в тексте диалект, а где говор. И окончательный текст после всех правок, сокращений мы, актеры, получаем от них.

В остальных столичных театрах от услуг суфлера отказались совсем. А напрасно. Чего только не случается на спектакле: актер фразу вдруг забудет или, не дай бог, прямо во время спектакля случится нечто из ряда вон выходящее. Например, одному артисту перед выходом на сцену станет плохо, а у другого не будет времени, чтобы выучить текст. Вот тут суфлера пока никто не заменит. Даже искусственный интеллект.

Важно, чтобы граната не оказалась в руках обезьяны

И тут мы из прошлого пристально посмотрим в будущее, которое чуть ли уже и не наступило. Искусственный интеллект — какое место он может занять в театре? И какое влияние может оказать на него? Какие профессии в недалеком (или далеком) будущем будут особенно востребованы в театре? Эти вопросы я задала режиссерам, художникам разных поколений, известным и начинающим.

Искусственные артисты играют для искусственных зрителей2

Константин БОГОМОЛОВ, режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной:

— Роль ИИ в театре вроде бы несущественна, с одной стороны, а с другой, как и во всех других сферах, очень существенна, поскольку облегчает и ускоряет работу. У меня был подобный опыт: задание, на выполнение которого у видеоцеха нашего театра ушел бы месяц, ИИ сделал за сутки, и результат был блистательный. Это совершенно ясно дает понять, что искусственный интеллект такой прикладной инструмент, который позволяет облегчить работу в технологической сфере.

Другой вопрос — сможет ли ИИ конкурировать с человеком в зоне творчества? Ну эксперименты такие, наверное, возможны, но я в этом отношении скептик и не верю, что ИИ может каким-либо образом в творческой сфере перемолоть человеческую индивидуальность.

Супервостребованными остаются профессии технологичные — заведующий постановочной частью, технолог, видеоинженеры и звукоинженеры. С развитием технологий они получат еще больший рейтинг в театральной среде. Это должны быть высококлассные специалисты, и тут театры вступают в конкуренцию с концертными площадками, с шоу-программами, кино. А другой ряд профессий связан с менеджментом (продюсеры и стейдж-менеджеры), от которого требуется творческий и бизнес-подход. И сочетание творчества и бизнеса, жесткой руки и одновременно гибкости — редкая вещь в людях, и такие на вес золота, драгоценности. И конкуренция между театрами за таких людей уже есть и будет огромная.

Искусственные артисты играют для искусственных зрителей3

Максим ОБРЕЗКОВ, главный художник Театра имени Евгения Вахтангова:

— Для меня ИИ как раковая опухоль, которая со временем поглотит театр, уничтожит его. Потому что он лишает жизни, лишает живого разговора одного человека с другим, высказывания, возможности мыслить, творить и созидать, становясь неким удобным инструментом, когда не надо слишком затрачиваться. Такая волшебная скатерть-самобранка. И мне кажется, что не случайно слова «искусство» и «искусственный» имеют абсолютно противоположные значения и происхождение, хотя и кажутся однокоренными. ИИ означает, что он не настоящий, ложный, а театр искусственным не может быть ни в коем случае. И тем более созданный не человеком. То есть не выстраданным, не вымученным, не родным. Это путь к погибели.

Может, со временем театр и станет искусственным, и появятся искусственные зрители. Искусственные режиссеры будут ставить пьесы, написанные искусственным интеллектом, а в декорациях, созданных ИИ, будут играть искусственные актеры. Если общество к этому стремится, то… Но почему-то вымерли цивилизации — наверное, у них в свое время какой-то ИИ появился.

Самая востребованная профессия, дефицит которой мы всё больше и больше ощущаем, это профессия режиссера. Потом идут актеры, художники, композиторы и далее по списку. Ну а если говорить о профессиях, которые появляются в логике существующего развития, то в помощь творчеству это будет инженерная история, решающая, как воплотить то, что задумали режиссер с художником. Сейчас больше проблема как раз в том, что режиссер с художником придумывают все меньше и не открывают что-то новое. Сложный вопрос еще и потому, что мы не знаем — а для чего эти профессии будут нужны. Если просто обслуживать театр с искусственными актерами, то, наверное, потребуются люди как в Галерее мадам Тюссо, которые будут следить, чистить, смазывать винтики и подкрашивать глаза искусственным артистам.

Искусственные артисты играют для искусственных зрителей4

Владимир ПАНКОВ, режиссер, художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры (ЦДР):

— Искусственный интеллект, конечно, будет внедряться и в театр, потому что он играет все большую роль в других сферах жизни. А театр — это зеркало, он отражает современный мир, даже если в чем-то он хотел бы остаться «нетронутым». Хотим мы того или нет, но эти тенденции в театре неизбежны. Но развитие движется по спирали, поэтому, когда наиграются с искусственным интеллектом и новыми технологиями, снова захочется вернуться к «аналоговому» живому театру.

Мне кажется, все более востребована будет мультимедийная составляющая, поэтому получат развитие профессии, связанные с цифровым контентом. Будущее за новыми способами взаимодействия цифрового мира и мира живого театра. Например, раньше я смеялся над камерами на сцене, но в итоге сам пришел к тому, что камера — это просто еще одно выразительное средство, которое естественным образом интегрируется в театральный язык. А камера так же работает на соединение живого и мультимедиа-пространств.

Искусственные артисты играют для искусственных зрителей5

Алексей ФРАНДЕТТИ, главный режиссер театра «Ленком»:

— Я очень долго сопротивлялся видео в театре, но сейчас понимаю, что видеохудожник сейчас занимает в театре все более важную роль. И понимаю, что с помощью арта и видеоинсталляций можно показывать не только какие-то формы, но и создавать целые пространства, менять их, удивлять. И поэтому видеохудожник станет одним из основных игроков в команде. И люди, которые разрабатывают искусственный интеллект и пишут для него программы, алгоритмы, тоже будут серьезными участниками творческого процесса. И это только вопрос времени — насколько ИИ будет участвовать в создании спектаклей.

Но тут могу сказать — важно, чтобы граната не оказалась в руках обезьяны и, конечно, работа с видео не стала заменой рисованных фонов, а могла быть полноправным элементом спектакля, а иногда и его главным действующим лицом, как это происходит в моем спектакле «Дорогой мистер Смит» в Петербурге.

Искусственные артисты играют для искусственных зрителей6

Евгений КАМЕНЬКОВИЧ, режиссер, художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко»:

— Я сомневаюсь, что искусственный интеллект в обозримом будущем будет влиять на развитие театра. Но поскольку ИИ это еще и система организованных роботов, то такой ИИ, наверное, сможет помочь быстро разобраться с монтировкой любого сложного спектакля, тем более мюзикла, которая сейчас занимает очень много времени.

Поначалу я подумал, что в будущем будут востребованными артисты с очень хорошим голосом и прекрасной дикцией, но потом решил: нет, не они, а, как ни странно, звукорежиссеры. Может, это мой личный бзик и с возрастом у меня ухудшается слух, но меня категорически смущает то, что в подавляющем большинстве московских театров я вижу, как к щеке артистов или еще куда-то прилеплены микрофоны. Такого рода извлечение звука делает всех артистов если не одинаковыми, то весьма маловариативными. А вот звукорежиссеры могут придумать, как, усиливая звук, я не увижу, каким способом они это делают. И все равно в театре останется живой человек, и надо будет выстраивать крупный план, чтобы этого человека было видно и слышно.

Искусственные артисты играют для искусственных зрителей7

Владимир МАШКОВ, режиссер, художественный руководитель Театра Олега Табакова:

— В театре важна не форма, а живой артист на сцене, которого никогда не заменит искусственный интеллект. Конечно, ИИ может быть использован в технологическом сопровождении спектакля, но заменить настоящего артиста, воздействовать на чувства людей так, как это делают артисты, он не сможет.

Уверен, что в театре всегда будут востребованы профессиональные настоящие драматические артисты. Я имею в виду не дипломированного артиста, а органичного, профессионального во всех направлениях, который необходим для этой профессии. Артиста, не изображающего что-то на сцене, а точно воспроизводящего человеческое поведение.

Искусственные артисты играют для искусственных зрителей8

Егор ПЕРЕГУДОВ, художественный руководитель Театра им. Вл.Маяковского:

— Искусственный интеллект вряд ли займет какое-то место в театре, но как тема для исследования интересен. Сейчас мы с одним писателем как раз обсуждаем пьесу, которая будет написана не ИИ, а про него. Как в советской фантастике была популярна тема роботов, космоса, так и про искусственный интеллект было бы интересно узнать молодой аудитории, которая особо в театр не ходит. У нас идет спектакль «Новаторы» — о создателях компьютера и Интернета. И на него ходят определенные зрители, которые благодаря этой теме пришли в театр.

Будут востребованы специалисты по световому оборудованию, по интеллектуальным приборам, что, собственно, уже происходит во многих театрах. Нужны инженеры, светотехники, которые, если эти приборы сломаются, смогут оперативно их исправить — это другого класса специалисты. Важны также специалисты по пиару и работе в соцсетях, которые привлекают зрителя, занимаются продвижением. История не новая, но потенциал довольно большой.

Искусственные артисты играют для искусственных зрителей9

Аскар ГАЛИМОВ, режиссер:

— Чем театр отличается от кино? Настоящей жизнью в моменте. Я думаю, все «игры» с искусственным интеллектом в театре скоро закончатся, так как все возвращается к истокам, когда театр был ритуалом, обрядом — а в этом ИИ помочь не сможет.

На мой взгляд, исходя из опыта (первых двух высших) — в недалеком будущем будет очень востребована профессия психолога. Для того чтобы поддерживать гигиену труда, ментальное здоровье и тонус артистов, а иногда и режиссеров, будут очень нужны такие специалисты. А еще — актерские тренеры, для поддержания артистов в профессиональной форме.

Источник: www.mk.ru

Думали, будет жить вечно: Россия простилась с Александром Ширвиндтом

Друзья называли его «Железная маска»

Эх, Александр Анатольевич, Александр Сердцевич… Сердце, да, сердце…

Думали, будет жить вечно: Россия простилась с Александром Ширвиндтом

А мы-то думали, он будет жить вечно. Нет, не памятник, человек с большой буквы «Ч». Как у нас говорят: до 120. Ну хотя бы… Потому что когда знаешь, что где-то рядом есть такой человек, жив-здоров (ну хотя бы относительно), все становится будто бы на свои места. Жизнь продолжается, правильная жизнь.

Знаете, не хочу и не буду его ни с кем сравнивать, но когда умер Горький, вдруг стало все можно. И когда Станиславский — тоже можно. Вот Ширвиндт из таких. Теперь его нет, и все разрешено?..

Он умел создавать в жизни смыслы. Давал надежду, оптимизм. Несмотря ни на что. Вы скажете: какой еще оптимизм, посмотри вокруг. Но когда знаешь, что он есть… Вот правда — это давало силы.

«Я научилась просто, мудро жить…» Это Ахматова. А у Ширвиндта было бы: «просто, мудро, иронично». Вот эту иронию он возвел в искусство — искусство жить. С этой иронией он, как мушкетер, фехтовал с глупостью, жадностью, жестокостью, пошлостью. Сам он был необыкновенно органичен, ирония шла ему, как хороший костюм.

Вот что такое жить по-ширвиндтовски? Это придумывать себе жизнь ради собственного разнообразия, интереса. Вот он едет в своей машине, параллельно ему мчится Горин, а Марк Захаров перелезает из одного авто в другое. Шура такой аттракцион одобрял.

А вот Андрей Миронов решил жениться на Ларисе Голубкиной вторым браком. Первой была Екатерина Градова. Ну вот, молодые уехали на дачу, уединились. Брачная ночь, не хухры-мухры. А Шура с тем же Марком Анатольевичем не могли оставить друга одного в такой интересной ситуации. Приехали к нему на дачу, Ширвиндт залез в открытое окошко и… укусил Ларису за пятку. Тогда Голубкина почему-то такую иронию не одобрила. А зря.

Друзья называли его «Железная маска». Потому что самые крутые розыгрыши он воспринимал сумрачно, даже не улыбнувшись. И в этом был весь его шик-блеск-красота. А ведь это высший пилотаж юмора, правда?

В кино он все время играл самого себя — ни больше ни меньше. Да, Ширвиндт в предлагаемых обстоятельствах. В «Вокзале для двоих» Рязанов просто назвал его Александром Анатольевичем, спешите любить и жаловать. Это были маленькие роли, но Шура есть Шура. В них он блистал, купался. И никогда не тянул одеяло на себя.

Один только раз… В «12 стульях» Захаров дал ему сыграть одноглазого шахматиста. Всего лишь. Хотя все понимали, что он прирожденный Остап Бендер. Но лучшему другу Андрею Миронову как не уступить.

Он никому никогда не завидовал. Может, потому, что был наполнен собой. И всегда был рядом, приходил на помощь, когда надо. На гастролях в Риге — кто же, как не он, когда любимому Фигаро стало совсем худо.

Они уходили, любимые его люди, он оставался. Теперь уже только вспоминал о них. После Миронова — Горин, потом Державин, потом Захаров… Аросева, Вера Васильева… Он и говорил: «Вот из записной книжки исчезли все телефоны». И оставался один. Рядом была семья, любимая жена, сын, внуки, правнуки и правнучки, но это все равно было одиночество.

Ирония помогала жить, конечно. Маска, которая стала его сутью.

А в кино лучшая роль его знаете какая? Там, где он не Александр Анатольевич, а в «Еще раз про любовь». Такой молодой, красивый, но Топтыгин, нервный, самолюбивый, рефлексирующий. Вот это да!

Позже был один из самых любимых у Эфроса и там, в его театре, играл сложнейшие роли. И главные. Именно у Эфроса он показал свой безграничный потенциал психологического артиста высшей категории.

А в Сатире… Да, Сатира — дом, и все его полюбили, начиная с Плучека, главного. Но играл он там мало. А как начинал — граф Альмавива, помните? Ушел Гафт, позвали Ширвиндта, и вот его Альмавива был лучше гафтовского. Все так говорили.

Иногда он ставил. Вот «Маленькие комедии большого дома». Ширвиндт сидит за пианино и исповедуется сыну. Вы помните, как исповедуется? Вот где смех и слезы.

А если о телевидении… Есть очень много кадров, к нашему удовольствию. Пленка и это запечатлела, оставила навсегда.

60-е, капустник, посвященный Утесову, на его 70-летие. Совсем молодые Ширвиндт и Державин ведут это безобразие. Начало. Все диалоги он придумывал сам, от начала до конца, и щедро делился с другом Державиным.

Год 82-й, двадцать лет «Кинопанорамы». Ширвиндт и Державин — главные гости, вишенка на торте. Ширвиндт — Закадр Внекадрович Неснимаемый. Это гомерически смешно. Хохочут Гафт, Глузский, Гурченко, улыбается Лановой (а все еще такие молодые!), но громче всех — Гердт, его смех слышен постоянно. Шура опять «в маске», как бы безразлично: «Летят утки. И два гуся. Интересная мысль».

А вот Ширвиндт с Державиным в «Утренней почте», ведущие. Одного взгляда Шуры достаточно, чтобы пасть со стула. Его шутки — словно импровизация. Хотя на самом деле они прекрасно подготовлены.

А вот Ширвиндт, Державин и Роксана Бабаян в той же «Утренней почте» поют о себе любимых. И какое преклонение перед Роксаной.

Вообще женщины и Ширвиндт — отдельная песня. Бенефис Людмилы Гурченко. Ну и кого она приглашает? Лиепу, Джигарханяна и его, Шуру. Да куда же без него, без друга. Да, он умел дружить и с женщинами, даже с такими женщинами. Опять на лице безмятежность, Шура танцует с Людмилой Марковной. Он так надежен, он всегда рядом. Он — мужчина в полном расцвете сил.

А это 60-летие Эльдара Рязанова, 87-й год. Ширвиндт выходит на сцену один. А где же партнер? И тут к нему чуть не подбегает импозантная женщина, и на чистом английском: «Эль-да-а-ар». А он, конечно, встречал ее в «Шереметьево-2», один. А Рязанов, Хазанов, Таривердиев покатываются со смеху от увиденного счастья. Слова и постановка Шуры.

А это совсем недавнее воспоминание. «Вечерний Ургант», Ширвиндт в гостях у Вани. Потому что премьера в Сатире, надо ее объяснить, подать. Сам Ургант — тот еще иронист, лучший среди всех нынешних. Но Шура и его перешутил, переиграл, хотя они вовсе не соревновались. Просто у Ширвиндта это получается так легко, но так глубоко при этом.

Он никогда не суетился и никогда ни перед кем не лебезил. И всегда в нем было это достоинство пополам с иронией — лучшие ингредиенты, главные. Лекарство для жизни.

Его книги расходились громадными тиражами. Его высказывания в Интернете были на вес золота, ценились необыкновенно, собирали сотни тысяч лайков. Просто он был актуален, как мало кто другой. И красив, как мало кто. Просто он был Ширвиндт. Или Шура, кому как нравится.

Жил Александр Герцевич,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть…

Что, Александр Герцевич,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич, —
Чего там? Все равно!

Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит:

Нам с музыкой-голубою
Не страшно умереть,
Там хоть вороньей шубою
На вешалке висеть…

Все, Александр Герцевич,
Заверчено давно.
Брось, Александр Скерцевич.
Чего там! Все равно!

Осип Мандельштам

Источник: www.mk.ru

Владимир Кехман переписал Дюма-сына

В «Даме с камелиями» сошлись опера, балет и дореволюционное кино

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге, в Михайловском театре, прошла премьера оперы «Дама с камелиями», внимание к которой приковано с того самого момента, как было объявлено имя режиссера-постановщика — Владимир Кехман. Худрук Михайловского, более известный как менеджер всея Руси, впервые вступил на чужую территорию — художественную. Но одно дело собрать концерт (например, на 125-летие МХАТа), другое — предложить художественное решение оперного шедевра Верди, известного как «Травиата» и имевшего в своей истории немало интересных сценических и киновоплощений. С премьерного показа — обозреватель «МК».

Владимир Кехман переписал Дюма-сына

Не припомню, чтобы какой-либо театр позволял себе декорировать зал живыми цветами. А вот Михайловский позволил: увесистая на вид гирлянда из роз густо опоясала балкон первого яруса по всей его длине. Легкий аромат, долетавший до партера, не оставлял сомнений, что розы — это не чудо искусства флористов. Сколько же цветов на такую ушло — не забыть спросить.

В качестве литературной основы своей постановки Кехман взял одноименный роман Дюма-сына. Сюжет о судьбе парижской куртизанки, во многом опирающийся на автобиографические факты, имел большой успех у современников писателя: уже через четыре года после выхода романа Джузеппе Верди написал оперу «Травиата», которую и по сей день всякий уважающий себя музыкальный театр считает за честь иметь в репертуаре. Есть она и в Михайловском — постановка Гаудасинского 1995 года. Но Владимир Кехман написал свою версию «Дамы с камелиями»: изменил сюжет, характер взаимоотношений некоторых героев, сохранив при этом их имена (Маргарита, Арман и Жорж Дюваль, барон Дюфоль), а также канву повествования. Никакой чахоточной куртизанки, никакого порока и наслаждения им в аристократических салонах здесь нет и в помине. Все чисто, воздушно, балетно. Действие из Парижа середины XIX века перенесено в Санкт-Петербург начала XX, а конкретно — на улицу Росси, где маленькая девочка, приседая в скромном книксене, подает письмо седому господину солидного вида.

И эта же девочка уже в балетной юбке у станка. В одной сцене она проживет три возраста — даровитая малышка, подросток, который уже умело гнется и ножку тянет, наконец, вполне готовая балерина, узнавшая первый успех. Взросление и умение происходит на фоне нескольких прозрачных занавесей, которые работают как экран. На одном под божественную музыку Верди плывут старинные черно-белые фото юных воспитанниц Агриппины Вагановой, на другом — три или четыре грации в балетных экзерсисах, тут же — улицы старого Петербурга с петербуржцами разных сословий, трамвай, лошадь с извозчиком… Словом, Северная столица до рубежного 1917 года. Исторический видеоконтент (Вадим Дуленко) и содержанием, и техническим исполнением тонко пронизан ностальгией.

Владимир Кехман переписал Дюма-сына

Как, собственно, и вся история русской балерины Маргариты: пережившей эмиграцию, потерю профессии, успеха. И любовь, как возможность забыться от утрат и невозможность жить без балетного искусства. Причем часть этих этапов режиссер Кехман лишь обозначает — молчаливое движение людей с чемоданами, точно теней, где-то на третьем плане, зато суть жизни актрисы — балет — он выводит на первый на сцене и крупно дает на воздушных экранах.

Собственно, с балета и начинается сцена в парижском салоне седого господина — барона Дюфоля, который на протяжении двух актов практически не покидает сцену и является то молчаливым наблюдателем происходящего, то действиями своими движет старый/новый сюжет. В роли барона выступает замечательный Сергей Лейферкус, и для известного певца это, по сути, возвращение на Михайловскую сцену, на которой он когда-то начинал. Его красивейший баритон и игра, безусловно, украшение постановки. После первого показа, уже за кулисами, Владимир Кехман благодарил Сергея Петровича, что тот поверил начинающему режиссеру и пошел за ним.

Владимир Кехман переписал Дюма-сына

Но вернемся к спектаклю. У него прямо-таки воздушный характер в том числе благодаря сценографии Вячеслава Окунева, превратившего сцену Михайловского в легкий павильон с высокими окнами и летящими прозрачными шторами из шелка. Где цвет и свет — от светло-серого до небесного во множестве оттенков — добавляет чистоты и чувственности истории русской балерины.

Да, Кехман как режиссер открывает оперу балетным ключом и делает это так настойчиво, что возникает вопрос — это опера, обрученная с балетом, или балет с оперой? Кто бы сомневался, что эффектные балетные дивертисменты, номера под музыку Верди (изящная хореография Александра Омара) в исполнении солистов Михайловского и приглашенной звезды (каждый раз здесь обещают новую) украсят любой оперный спектакль. Но в «Даме с камелиями» значительный акцент на балетном искусстве в опере не является одним лишь элементом украшения. Для Владимира Кехмана, делающего в своей художественной стратегии ставку больше на балет, травмы артистов, операции с непредсказуемыми последствиями, не говоря уже о скоротечности профессиональной жизни балетных, — стали поводом для высказывания и смыслом, ради которого стоило затеваться с постановкой и вступить на скользкий режиссерский путь. Ведь не секрет, что неофиты, как говорится, с незамыленным глазом зачастую делают неожиданные ходы и интуитивно способны создать что-то интересное — наличие таланта тому гарантия. А Кехман человек дерзкий и талантливый.

Вместе с музыкальным руководителем постановки и дирижером Александром Соловьевым они весьма дерзко сделали музыкальную редакцию вердиевского шедевра. Так, знаменитая ария Маргариты E strano разбита на две части: медленная звучит в первом действии, а быстрая — Sempre libera — в финале спектакля. Во втором действии убраны (правда, такое я встречала и в других постановках «Травиаты») ария Армана, речитативные разговоры. Зато оставлена редко звучащая стретта No, non udrai rimproveri. Более того, добавлена музыка Чайковского, Сен-Санса, а в финале — Сибелиуса. Так, во втором акте барон Дюфоль переключает внимание своих гостей на сцене и публики в зале на левую ложу, откуда доносится скрипичное соло (Ольга Волкова), аккомпанирующее Ирине Кошелевой, или в другом составе Приске Цайзель в Русском танце из «Лебединого озера» (хореография Касьяна Голейзовского). Ее сменит приглашенная прима из Мариинского театра Екатерина Кондаурова — она бесподобна в образе Лебедя в хореографии Михаила Фокина. Оркестр под управлением Александра Соловьева звучал ярко, эмоционально. 

Владимир Кехман переписал Дюма-сына

Надо сказать, что балетная рама для оперы Верди оказалась как родная, но… коварной для оперных артистов, прежде всего для исполнительниц партии Маргариты: в разных составах их три — Александра Сенникова, Маргарита Шаповалова и Дарья Шувалова. С одной стороны, публика ждет от артисток вокального мастерства — и тут, несмотря на их молодость, ожидания не были обмануты. С другой, чтобы оперным быть убедительными в образе балетной звезды, нужно соответствовать и внешними данными, и в умении — тут условность как прием не проходит. Поэтому исполнительницам до премьеры пришлось поработать у станка с опытными педагогами, и пока можно констатировать, что пластичнее и убедительнее всех здесь оказалась Александра Сенникова. С дебютом можно поздравить и Егора Мартыненко, исполнившего партию Армана, которому непросто было соревноваться с опытным и замечательным тенором Сергеем Кузьминым, певшим в первый день. На равных были Александр Шахов и Семен Антаков в роли Жоржа, которого постановщики почему-то не состарили, и он внешне по возрасту не уступал сыну. Ну и, конечно, браво хору Михайловского!

Финальная часть выдержана в кинематографическом стиле: когда барон выстрелит в Армана, оскорбившего Маргариту, сцена застынет в стоп-кадре. И тут же под тревожный «Грустный вальс» Сибелиуса на прозрачном занавесе возникнет статуэтка балерины, ставшей символом русского балета. Фото Маргариты как собирательного образа звезд русского балета на фоне зала Императорских театров — на поклонах, усыпанная цветами и одинокая, уходящая в роскошном длинном платье со шлейфом.

Действие возвращается в исходную точку первого акта — девочка, барон, письмо, содержание которого впервые озвучивает получатель. Женщина, чьи дни сочтены, просит барона быть покровителем ее одаренной девочки и объяснить ей, что театр и балетное искусство есть жизнь — и только ради них одних и стоит жить. Завершает спектакль ария «Sempre libera». Что выбирает Маргарита — тут право выбора относительно судьбы артистки в эмиграции постановщики оставляют за зрителем.

Кстати, а роз в гирлянде оказалось не менее 10 тысяч, и так украшать зал — традиция в Михайловском театре, но только к премьере и только итальянской оперы. На этот раз премьера совпала с днем рождения режиссера.

Источник: www.mk.ru

Полина Агуреева поставила необычный спектакль про русскую реальность

Что лучше греет — вера или водка?

Известная актриса Полина Агуреева представила вторую премьеру, которую она как режиссер выпустила вместе с ансамблем Юрия Башмета. Только на этот раз сам маэстро и его музыканты одеты не по-концертному, а в длинные рубахи грубого полотна. Как будто они мужики какие из позапрошлого века. На сцене Гоголя — «Соборяне» по роману Николая Лескова. С премьерного показа — обозреватель «МК».

Полина Агуреева поставила необычный спектакль про русскую реальность

Сначала и на протяжении всего спектакля посещают мысли, напрямую не связанные ни с писателем Лесковым, которого современники не без злорадства называли самым русским, ни с его «Соборянами», представляющими разнообразные типы русских людей.

Мысль первая: актриса, обычно играющая нежных капризных барышень, берется за материал, при помощи которого пытается осмыслить и постичь порой непостижимое — что мы за народ такой и почему по горестной дороге идем, спотыкаясь об комическое? Будто Полина не актриса вовсе, а общественный деятель или филолог, а пуще — философ. Правда же странно, что она, а не радикальные или новаторами себя почитающие режиссеры берутся за столь трудную, не теряющую актуальности тему? Посмотреть на Агурееву — ветром сдует: такая она худенькая, маленькая. Но, как известно, русская женщина (даже если она актриса) сильна не только телом, но и духом.

Вот русская женщина Агуреева на сцене выстраивает свой русский мир, призвав в помощь Николая Лескова, мучимого, судя по его произведениям, теми же самыми вопросами. Наверное, потому, что очень совестливым был. И вот Агуреева сцену с помощью декорационных элементов делает похожей на море, и волны выполнены из деревянных панелей, сходящихся друг с другом не гладко, а под углом (художник Мария Митрофанова). «Волны» поднимаются от планшета на разные уровни выше и выше, где уже на высоте располагается камерный струнный состав уважаемого маэстро Башмета. Скрипки, альты, виолончели под его управлением живут одной жизнью со сценой, то подзвучивая на ней происходящее, то находясь с ним в диссонансе, жестоко, до визга спорят… Звуковую стихию для «Соборян» написал Валерий Воронов, с которым режиссер работает не в первый раз.

Сюжет «Соборян» для нашего времени не в тренде — речь идет о двух священниках — Савелии Туберозове, Захария Бенифактове и дьяконе Ахилле Десницыне, проживающих в вымышленном городе Старгороде. Савелий твердо верит в идеалы православия, отчего пребывает в конфликте с церковным начальством и местными властями, требующими от него искоренить раскол в пользу официального православия. К тому же представители власти, циничные и равнодушные, в лице губернатора и полицмейстера надеются, что протоиерей будет стучать на политически неблагонадежных. Ведь Россия «управляется милостью божиею и глупостью народною». Против отца Савелия местный школьный учитель Варнава Препотенский, отрицающий все, поскольку нигилист и революционер, а с ним за компанию политический провокатор Термосесов. Какие же заковыристые фамилии своим персонажам давал Лесков — заблудишься среди них. В общем, не особо близкий сюжет сегодняшнему дню — где эти раскольники, какое православие? Но это только на первый взгляд.

Полина Агуреева поставила необычный спектакль про русскую реальность

Но чем дальше, тем больше сюжетные подробности, прописанные у Лескова, становятся не так уж важными, как то, что из этого вытекает. А вытекает исключительно схема, согласно которой российское общество живет неизменно на протяжении веков, и сегодняшний день не исключение. Праведники и революционеры свято верят в необходимость революционных преобразований, а другие цинично используют эту веру. Донос — как инструмент, и неважно, с помощью чего он состряпан — пера и бумаги, гаджета или социальных сетей со сплошными никнеймами. Все, что говорят персонажи Лескова, как будто из сегодняшнего дня.

«У нас в необходимость просвещенного человека вменяется безверие, издевка над родиной, небрежение о святыне семейных уз, неразборчивость, а иносказательная красавица наша, наружная цивилизация, досталась нам просто…». Или: «У полек, стало быть, враги — все враги самостоятельности Польши, а ваши враги — все русские патриоты». Герои рассуждают, что в конце концов сгубит Россию и что лучше согревает — вера или водка?

Мысль вторая: как переменчивы время и суть места. Вот казалось бы, еще совсем недавно в прогрессивном Гоголь-центре забавлялись и упражнялись все больше с пороками, возведенными в ранг почему-то социальных и личностных проблем, а теперь здесь же, но уже в Театре Гоголя (возвращенное прежнее название театра), спорят о святости, отвечают на серьезнейшие вопросы, которыми сегодня озабочены люди не меньше, чем хлебом насущным.

Своих героев Агуреева располагает на разных уровнях по вертикали, заставляя их нырять и скрываться в застывших «волнах». И такая простота мизансцен не отвлекает от текста, который, судя по тишине в зале, внимательно слушают, как будто не дышат. А услышав: «За одно нам хвала — что много нас: не скоро поедим друг друга» или «Россия управляется милостью божиею и глупостью народною», — задумываются на минуту, потом аплодируют. И, наверное, про себя думают, что ни один современный или модный драматург, препарирующий российскую реальность ХХI века, так точно не написал, не поставил диагноз происходящему. Ну разве что стебанулся на тему с разной степенью остроумия.

В расположение фигур режиссер закладывает свою философию: праведникам — отцу Савелию и его супруге Наталье, чья вера крепка, режиссер оставляет высоту, в отличие от других, что сомневаются, подличают, заблуждаются, в общем, ведут себя как люди.

В «Соборянах» Полина Агуреева находится на сцене еще и как актриса, исполняя роль верной супруги Савелия. Наверное, думаю я, ей непросто приходится, потому что надо не собой одной заниматься, не только о своей героине думать, а присматривать за спектаклем в целом и артистами. Но надо признать, что и сама легко играет (ее Наталья и наивная, и обаятельно-хитроватая мужнина жена), и видно, что с актерами хорошо поработала (часть из них уже была с ней в предыдущем проекте «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются»). Это Алексей Вертков (дьякон Ахилла), Илья Шакунов (протоиерей Савелий Туберозов), Варвара Насонова (генеральша Вихиорова). В постановку вошла блистательная мхатовская актриса Наталья Егорова (помещица Плодомасова), увы, не востребованная в МХТ — ее колоритная игра только украсила постановку. Все они вместе попытались приблизиться и приблизить нас к разгадке тайны русской жизни и русской души. 

Мысль третья, наконец: играя такой спектакль, актеры, наверное, должны иметь другое внутренне самочувствие.

Вертикаль у Агуреевой в финале резко уходит вверх, когда нехитрая конструкция из разноразмерных столов и стульев, до того в спектакле никак не используемая, заполнилась людьми, оставшимися в светлых в пол рубахах. На самой верхней оказалась умершая жена Савелия — Наталья, а ниже расположились и он сам, и Ахилла, и Марфа с Николашей, и Захария — их души. А на стене, что за музыкантами, два часа действия имевшая серый неприметный вид, вдруг светом проявились лики. И даже не лики святых, а абрисы их, по которым можно было понять, что это святые.

Источник: www.mk.ru